Página inicial

Arte em Circulação

 


julho 2021
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pesquise em
arte em circulação:

Arquivos:
julho 2021
junho 2021
maio 2021
abril 2021
fevereiro 2021
dezembro 2020
novembro 2020
outubro 2020
setembro 2020
julho 2020
junho 2020
abril 2020
março 2020
fevereiro 2020
dezembro 2019
novembro 2019
outubro 2019
setembro 2019
agosto 2019
julho 2019
junho 2019
maio 2019
abril 2019
março 2019
fevereiro 2019
janeiro 2019
dezembro 2018
novembro 2018
outubro 2018
setembro 2018
agosto 2018
julho 2018
junho 2018
maio 2018
abril 2018
março 2018
fevereiro 2018
janeiro 2018
dezembro 2017
novembro 2017
outubro 2017
setembro 2017
agosto 2017
julho 2017
junho 2017
maio 2017
abril 2017
março 2017
fevereiro 2017
janeiro 2017
dezembro 2016
novembro 2016
outubro 2016
setembro 2016
agosto 2016
julho 2016
junho 2016
maio 2016
abril 2016
março 2016
fevereiro 2016
janeiro 2016
novembro 2015
outubro 2015
setembro 2015
agosto 2015
julho 2015
junho 2015
maio 2015
abril 2015
março 2015
fevereiro 2015
janeiro 2015
novembro 2014
outubro 2014
setembro 2014
agosto 2014
julho 2014
junho 2014
maio 2014
abril 2014
março 2014
fevereiro 2014
janeiro 2014
novembro 2013
outubro 2013
setembro 2013
agosto 2013
julho 2013
junho 2013
maio 2013
abril 2013
março 2013
fevereiro 2013
janeiro 2013
dezembro 2012
novembro 2012
outubro 2012
setembro 2012
agosto 2012
julho 2012
junho 2012
maio 2012
março 2012
fevereiro 2012
dezembro 2011
outubro 2011
setembro 2011
agosto 2011
julho 2011
junho 2011
maio 2011
abril 2011
janeiro 2011
dezembro 2010
novembro 2010
outubro 2010
setembro 2010
julho 2010
maio 2010
abril 2010
março 2010
dezembro 2009
novembro 2009
outubro 2009
setembro 2009
agosto 2009
julho 2009
junho 2009
maio 2009
abril 2009
março 2009
janeiro 2009
dezembro 2008
novembro 2008
setembro 2008
maio 2008
abril 2008
dezembro 2007
novembro 2007
outubro 2007
setembro 2007
agosto 2007
julho 2007
junho 2007
maio 2007
abril 2007
março 2007
fevereiro 2007
janeiro 2007
dezembro 2006
novembro 2006
setembro 2006
agosto 2006
julho 2006
maio 2006
abril 2006
março 2006
fevereiro 2006
janeiro 2006
dezembro 2005
novembro 2005
outubro 2005
setembro 2005
agosto 2005
julho 2005
junho 2005
maio 2005
abril 2005
março 2005
fevereiro 2005
novembro 2004
junho 2004
abril 2004
março 2004
fevereiro 2004
janeiro 2004
dezembro 2003
novembro 2003
outubro 2003
setembro 2003
agosto 2003
As últimas:
 

outubro 12, 2015

Cronologia Antonio Dias por Ileana Pradilla Ceron

Cronologia Antonio Dias

ILEANA PRADILLA CERON

O desenho continua sendo o único modo de visualizar meus pensamentos. Não consigo admitir a ideia de começar a fazer algo sem saber o que ou para quê. [1]

1944-1962

Nasce em Campina Grande, Paraíba, em 1944. Na infância vive constantes mudanças de cidade e de família, tendo morado em Maceió, no sertão de Alagoas, em Recife e Campina Grande. Seu avô paterno lhe ensina os rudimentos do desenho, assim como a projetar e construir objetos em diferentes materiais, como madeira, lata e cartão. Ele me mostrou, sobretudo, como (...) realizar um objeto pensado e enfrentar os problemas dessa realização [2]. Aprende a ler nas histórias em quadrinhos e desenha suas próprias tirinhas.

Em 1957 chega ao Rio de Janeiro com sua mãe. Estuda à noite e realiza diversos trabalhos, entre os quais o de desenhista de arquitetura e ilustrador. Um chefe de serviço do Ministério da Saúde, local onde atua como auxiliar de desenhista, percebe seu interesse pela gravura e o apresenta a Oswaldo Goeldi, que o acolhe como ouvinte em seu curso na Escola Nacional de Belas Artes. Apesar das naturais divergências entre o jovem aprendiz de 16 anos e o experiente gravador, Dias será marcado pela exigência de Goeldi em relação à qualidade do trabalho artístico.

As conversas informais no Museu de Arte Moderna, principalmente com Ivan Serpa e Aluísio Carvão, professores do Bloco Escola, também contribuem para a formação do artista. Ainda como freelance, trabalha como ilustrador para Senhor, revista que tem papel relevante na renovação do design gráfico brasileiro, e para a editora Tempo Brasileiro, como designer de capas.

Entre 1960 e 1962 realiza trabalhos em relevo, pintura, guache, aquarela e gravura, muitos deles abstratos, em que predominam a geometria irregular das superfícies, as cores que remetem aos minerais do solo e a utilização de signos indígenas e de outras culturas ancestrais. O artista se refere a esses trabalhos como Sequências formais de fragmentos, a maioria em relevo, que narram uma história usando figuras simples do meu próprio vocabulário: a terra, os animais, plantas, misturados com a oligarquia, igreja e os militares. Tudo muito hierático, como num relevo egípcio. [3]

Algumas dessas obras estão presentes em sua primeira exposição individual, na Galeria Sobradinho, em Copacabana, em outubro de 1962. Na apresentação da mostra, o poeta e artista plástico Pedro Geraldo Escosteguy escreve: (...) quem quiser sentir em sua obra o delírio da improvisação, não encontra, pois Antonio Dias, atento às motivações do mundo exterior, delas extrai os conteúdos que se conjugam com sua sensibilidade. [4]

1963-1967

O trabalho de Dias sofre uma grande transformação formal e de conteúdo em 1963. O artista inicia a construção de um imaginário singular que incorpora diversas referências, tais como os quadrinhos, a sexualidade, a violência urbana e a repressão política.

A realização desses trabalhos parte, de acordo com o artista, (...) de uma estrutura simples, onde pintava de maneira automática, uma imagem puxando a outra. Era uma livre associação do simbólico. Nesta operação não cancelava nada (...) Bem no início havia mesmo a procura de um certo “brutalismo”, uma estética do grafitti. [5]

Em dezembro de 1963 ganha o Primeiro Prêmio de Desenho no XX Salão Paranaense de Belas Artes, em Curitiba. Um ano depois, realiza sua segunda mostra individual na Galeria Relevo, no Rio de Janeiro, que conta com texto de apresentação do crítico francês Pierre Restany, um dos principais teóricos do Nouveau Réalisme(Novo Realismo). De acordo com Restany, as obras de Dias são multifacetadas, sem fronteiras precisas entre os campos de ação da reportagem exterior e da introspeção individual. Lá existe sexo, sangue, fatos diversos e muito fetichismo (...) toda a herança de nossa natureza urbana e de nossa civilização industrial. (...) [6]

A partir de 1964 os trabalhos se afastam da chamada “pintura de cavalete”, pois adquirem formatos irregulares, com telas estofadas e imagens que, ao transbordar da superfície, tornam-se objetos tridimensionais. Predominam nessas obras as cores preta e vermelha. A marca das pinceladas desaparece e a fatura passa a ser impessoal, aproximando-se dos trabalhos gráficos. As obras também ganham títulos que aludem, com certa ironia, à situação política vivida no país após o golpe militar.

Em 1965, o trabalho de Dias passa a ser visto com regularidade em galerias e museus franceses. Em janeiro, participa do XVI Salão da Jovem Pintura, no Museu de Arte Moderna de Paris. Em março, a colecionadora franco-brasileira Ceres Franco, Jean Boghici e Pierre Restanyorganizam a primeira individual do artista em Paris, na galeria Florence Houston-Brown, que recebe excelente acolhida do meio local. Entre setembro e novembro participa da IV Bienal de Paris, evento em que representa o Brasil, ao lado de outros artistas como Roberto Magalhães, Tomoshigue Kusuno e José Roberto Aguilar. Recebe o prêmio de pintura nesse certame, que consiste numa bolsa do governo francês e inclui uma estadia de seis meses em Paris.

Em agosto do mesmo ano participa, no Rio de Janeiro, de Opinião 65, exposição organizada no Museu de Arte Moderna, também por Ceres Franco e Boghici, reunindo jovens artistas brasileiros e europeus em torno da Nova Figuração. A exposição toma emprestado o nome do show Opinião, uma das primeiras reações artísticas ao golpe militar de 31 de março de 1964.

Em abril de 1966, ao lado de Pedro Escosteguy, Carlos Vergara, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman participa da exposição inaugural da Galeria G4, no Rio de Janeiro, do fotógrafo David Zingg e do arquiteto Sergio Bernardes. Além das obras, o evento também apresenta ousados happenings dos expositores, com grande repercussão no meio cultural local. Impactado com a mostra,o cineasta Antonio Carlos Fontoura realiza o curta-metragem Ver e Ouvir, com Dias, Magalhães e Gerchman. Na parte dedicada ao trabalho de Antonio, intitulada Preparação para o contra-ataque, o artista lê o depoimento que preparou para a exposição: Então só pinto para dizer alguma coisa. O ato de pintar me chateia: se pudesse mandava alguém pintar por mim. [7]

No final de 1966, viaja para a capital francesa para usufruir do prêmio recebido na Bienal de Paris. Ao terminar o período da bolsa, resolve não retornar ao Brasil.

Com ajuda de Ceres Franco e do artista belga Corneille se integra rapidamente à cena cul-tural parisiense. Seus primeiros trabalhos na cidade ainda remetem às obras realizadas no Brasil, mas possuem uma construção mais equilibrada, que os distancia do processo de associação automática das obras anteriores. Em pouco tempo, as obras com imagens fragmentadas e transbordantes, mas ainda presas à estrutura do quadro, desaparecem, dando lugar a objetos negros, que em nada remetem ao mundo exterior, como Coletivo, Solitário e Opressor/Oprimido.

Esses trabalhos silenciosos o distanciam do grupo conhecido como Figuração Narrativa. Nesse mesmo período, o contato com outras concepções artísticas contemporâneas como os textos do artista norte-americano Robert Smithson, relacionando conceitos da física à arte e à cultura,contribui para que Antonio repense os rumos de seu trabalho.

1968-1976

Após vivenciar as revoltas estudantis de maio de 1968 em Paris, viaja para Londres. Ao retornar à capital francesa não consegue a renovação de sua carte de séjour, por ter sido visto numa manifestação de artistas em frente ao Museu de Arte Moderna. Por indicação do colecionador Marcelo Rumma, que vê aproximações entre seus trabalhos recentes e o de jovens artistas italianos cuja produção é reunida sob o rótulo de Arte Povera (Arte Pobre), segue para Itália.

Em junho de 1968 chega a Veneza e se depara com os violentos protestos de artistas, críticos e estudantes contra a organização da XXXIV Bienal. Passa por Salerno, cidade onde mora Rumma, antes de seguir para Milão, uma das capitais econômicas europeias, para onde confluem artistas e intelectuais de diversas nacionalidades e tendências.

Em agosto, já instalado em ateliê emprestado pelo artista Lucio Del Pezzo, passa a conviver com integrantes da arte contemporânea italiana como Enrico Castellani, Alighiero Boetti, Giulio Paolini e Luciano Fabro e com o crítico Tommaso Trini, entre outros, ao lado dos quais encontra um contexto produtivo e estimulante, próximo ao experimentalismo vivido no Brasil antes de sua partida, em 1966.

O trabalho de Antonio também é bem recebido pelo galerista Giorgio Marconi, fundador do Studio Marconi. Contratado pela galeria, Dias resolve fixar-se definitivamente em Milão, onde até hoje mantém uma de suas residências.

Nesse período, desenvolve o trabalho iniciado no final de sua estada em Paris. Produz pinturas de grandes campos reticulados e esquemáticos, em geral nas cores negra ou branca, com palavras ou frases em letras tipográficas, que discutem o espaço da arte enquanto um campo conceitual. Esses trabalhos conjugam a precisão formal e as ideias de serialidade e repetição, características do minimalismo, e a compreensão da arte enquanto atividade intelectual e geradora de questionamentos sobre ela mesma, da arte conceitual.

Em 1969 realiza sua primeira individual italiana no Studio Marconi, que conta com o texto Os enigmas de Antonio Dias, de Tommaso Trini. Integrado à cena artística italiana, é convidado a participar de exposições internacionais que discutem a produção contemporânea recente, como Contemporary art. Dialogue between the east and the west, no National Museum of Modern Art, emTóquio. Nessa mostra apresenta Do it yourself: freedom territory, sua primeira construção ambiental.

Do it yourself é o primeiro dos diagramas do álbum Project book – ten plans for open projects que o artista executa espacialmente. Concebido no ano anterior, o álbum introduz a ideia de projeto na obra de Dias. Para o artista: A ideia central era fazer um trabalho legível, ser uma produção anônima, para que qualquer um pudesse reproduzi-lo; realizá-lo e encontrar outro sentido poético, mantendo-se dentro de uma estrutura formal muito simples. É assim que Do it yourself: freedom territory foi concebido. [8]

Hélio Oiticica, desde Londres, escreve o texto que acompanha o álbum, em que relaciona esses projetos com o conceito de “probjeto”, cunhado por Rogerio Duarte. Em 1977, o artista editará esse álbum sob o título de Trama.

Em 1971 é o único artista latino-americano convidado pelo curador Edward Fry a participar da sexta e última edição da exposição Guggenheim International, em Nova York, panorama das novas tendências, organizada pelo museu homônimo. Nesse ano, a mostra é dedicada à arte conceitual e ao pós-minimalismo. Entre os 21 participantes, além de Dias, estão Carl Andre, Walter De Maria, Donald Judd, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Mario Merz, Jiro Takamatsu, Robert Ryman e Richard Serra.

Ainda em 1971, surgem os primeiros trabalhos de The illustration of art (A ilustração da arte), uma de suas séries mais conhecidas, que se desdobra até 1978. Acompanhando a atitu-de experimental de formatos e de linguagens, característica da arte desse período, Dias utiliza mídias variadas como película, fotografia, pintura, impressão, papel artesanal e instalações para realizar trabalhos que tomam o sistema de arte (sua produção, circulação e consumo) como temática, ou provocação.

Em 1972 recebe a bolsa John Simon Guggenheim e viaja para Nova York, onde permanece até meados de 1973. Embora o artista afirme não ter estabelecido forte identificação com a cidade, sua estadia mostra-se bastante fecunda, resultando na concepção de diversos projetos experimentais em linguagens variadas, principalmente audiovisuais. Neste período Dias convive com outros brasileiros e latino-americanos na cidade como Hélio Oiticica, Rubens Gerchman, Luiz Camnitzer e Liliana Porter.

O trabalho com mídias audiovisuais, entretanto, já havia começado em Milão, em 1971, com a realização dos primeiros filmes em formato Super-8 mm, dentro da série The illustration of art. Data do mesmo período a gravação do disco Record: the space between, um trabalho conceitual sobre o tempo e o espaço, que é apresentado na mostra Record as artwork, curada por Germano Celant no Royal College of Art, em Londres em 1973.

Nesse ano, o artista retorna ao Brasil pela primeira vez, desde sua partida em 1966 e encontra um ambiente cultural totalmente distinto daquele que havia deixado. Os anos de ditadura militar acabaram por sufocar boa parte do espírito libertário dos anos 1960, deixando como herança um “vazio cultural”, rótulo que muitos utilizam para definir esse momento.

Em individual na galeria Ralph Camargo, em São Paulo, e na Bolsa de Arte, no Rio de Janeiro, mostra pinturas realizadas nos primeiros anos em Milão, como Prisoner’project e Environment for the prisoner. O cartaz da exposição reproduz a poesia constelário para antonio dias, de Haroldo de Campos. Nesse ano participa também da Bienal de Paris, em sua oitava edição, desta vez integrando a representação italiana a convite do crítico Achille Bonito Oliva.

Em 1974 apresenta exposição individual na Sala Monumental do Museu de Arte Moderna do Rio. Muito diversas entre si, e da linguagem da maioria de seus trabalhos, as obras Poeta/Pornógrafo (1973), Tradução – Marcação para intérpretes perigosos (1972), O arquipélago e as ilhas (1972) e Conversation piece (1973), integrantes da mostra, são instalações e projeções audiovisuais que têm sua origem em anotações de sonhos, prática regular do artista naquela época.

Em 1975 realiza nova instalação no Studentski Kulturni Centar, em Belgrado, antiga capital da República Socialista da Iugoslávia, atual capital da Sérvia. Na ocasião, o artista cobre um grande muro com cetim vermelho e desloca o pequeno quadrado superior para a parede contígua, deixando na extensa superfície um quadrado branco, ou faltante. Nesse trabalho, o vermelho aparece pela primeira vez na obra de Dias mais do que enquanto cor, como um campo, dotado de uma extensão e intensidade que independe do tamanho ocupado.

No ano seguinte, o artista cria uma “bandeira” formada por um tecido vermelho, sem o canto superior, e uma haste fina de bambu chinês, fundido em bronze. Colocado sobre o telhado de uma comuna em Milão, em frente ao seu ateliê, o vermelho aqui surge associado à ideia de território e ganha o nome de O país inventado (Dias-de-Deus-Dará). Em 1977, essa mesma obra é fotografada pelo artista no seu campo de trabalho em Barabishi, no Nepal.

Embora o título O país inventado tivesse surgido em 1971, nomeando um tríptico de telas negras com as palavras “Birth”, “Life”, “Death”, no centro de cada uma, é essa “bandeira“ onde o retângulo recortado e o espaço vermelho se identificam, que dá origem a uma das marcas mais características no trabalho de Dias.

1977-1988

A busca por um papel artesanal para a edição do álbum Trama, criado originalmente em 1968, leva o artista, em 1977, a uma viagem de cinco meses ao Nepal. Essa experiência, que se tornará fundamental na obra e na vida de Dias, resulta não apenas na publicação de Trama, nesse mesmo ano, mas na abertura para uma nova direção em seu trabalho.

A inexistência de uma produção de papel em grande escala obriga o artista a assumir a coordenação do processo de sua fabricação, levando-o a conviver estreitamente com famílias de diferentes etnias na fronteira com o Tibete. A experimentação de processos e técnicas artesanais da fabricação e da coloração do papel resulta em obras cuja identidade se confunde com a fisicalidade do próprio papel, algo completamente diverso de suas obras anteriores.

Os trabalhos em papel nepalês são mostrados pela primeira vez na exposição Arte agora III – América Latina: Geometria sensível, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978. O grande incêndio ocorrido no Museu nesse período, destrói a maioria dessas obras.

Nesse mesmo ano, retorna temporariamente ao Brasil para implantar o Núcleo de Arte Contemporânea (NAC), projeto criado junto a Paulo Sergio Duarte para a Universidade Federal da Paraíba e a Funarte, em João Pessoa, que tem por objetivo incentivar e difundir a produção contemporânea, nacional e internacional, no estado. No âmbito desse projeto, Antonio concebe e produz a exposição de livros de artistas Livre como Arte e publica o livro Política: ele não acha mais graça no público das próprias graças.

A partir de 1978, graças ao processo de anistia promovido pelo governo brasileiro, embora ainda sob o regime militar, muitos intelectuais e artistas, entre os quais Paulo Sergio Duarte e o próprio Dias, retornam ao país e se engajam no planejamento de programas de incentivo à reflexão e à produção cultural, atividades massacradas pela ditadura. Entre 1977 e meados da década de 1980 Dias se concentra, basicamente, na produção de trabalhos em papel nepalês. Apesar das evidentes diferenças estéticas com as obras realizadas em Milão, o artista estabelece um fio condutor entre os papéis e o trabalho anterior, produzindo novas obras ainda inseridas na série The illustration of art.

No começo dos anos 1980, a introdução de materiais como óxido de ferro, grafite e pigmentos metálicos nos trabalhos em papel, conferem às superfícies densidade, opacidade e peso. Signos como ossos, falos, martelos e cifrões, que já povoaram suas obras na década de 1960, retornam e invadem as superfícies que, saturadas, se distanciam de qualquer ideia de lirismo e fragilidade que ainda pudesse ser associada aos primeiros papéis do Nepal.

Sobre o reaparecimento dos signos em seu trabalho, Dias comenta: Esses signos são automáticos, mas também conscientes ou populares (...) No início eram signos (...) que faziam parte de nossa vida (...) atualmente os sinais são os mesmos porque não preciso “inventar” outros. Eles são sempre uma referência àquele outro momento do trabalho (...) A repetição dos sinais só acentua a relação entre estes momentos. [9]

Em 1981 retorna a Milão. Chega à cidade em plena voga da Transvanguardia, movimento artístico conceituado pelo crítico italiano Achille Bonito Oliva em 1979, que defende o retorno à pintura figurativa, a arte como fonte de prazer e expressão da subjetividade individual. A crítica ao racionalismo excessivo da arte conceitual e do minimalismo, implícita nessa tendência, está igualmente presente em outros movimentos artísticos contemporâneos que também celebram a volta à pintura, como o Neoexpressionismo, na Alemanha e a Bad painting, nos Estados Unidos.

A Alemanha torna-se, nesse momento, um importante centro de arte contemporânea. Além da produção pictórica de grande qualidade, com artistas como Georg Baselitz e Anselm Kiefer, o país atrai criadores de diversos cantos do planeta devido ao forte desenvolvimento de um contexto produtivo para a arte, com o surgimento de importantes coleções públicas e privadas, de museus, galerias e instituições de ensino. O trabalho de Antonio Dias encontra boa receptividade na cena artística alemã e, desde o começo da década, sua atividade expositiva se volta para esse país.

Em 1984, a Städtische Galerieim Lenbachhaus, em Munique, organiza a primeira grande mostra do artista na Alemanha, sob o título The invented country/ Erfundenesland. Nesse ano participa ainda da exposição An International Survey of Recent Painting and Sculpture que celebra a reabertura do MoMA em Nova York, após quatro anos de obras de expansão.

Em meados dos anos 1980, Dias começa a realização de grandes pinturas utilizando grafite, óxido de ferro e pigmentos metálicos, como ouro e cobre, já presentes em seu trabalho em papel nepalês, e introduz elementos como rodos, arames e ossos de borracha, acoplados às telas. As pinturas desse período, em sua maioria da cor do grafite, chamam a atenção para a materialidade e a textura das superfícies. Ao contrário da pintura “matérica” em voga, a construção dos trabalhos de Antonio continua sendo fruto, não da livre expressão subjetiva, mas de um apurado cálculo, onde cada elemento é aproveitado levando em conta seu máximo rendimento. Os materiais, por exemplo, não são escolhas gratuitas ou apenas estéticas, desempenhando na obra um duplo papel, sendo matéria e cor ao mesmo tempo.

1988-2015

Em 1988 recebe bolsa da DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) para uma residência de um ano em Berlim. A Staatlische Kunsthale, na mesma cidade, realiza mostra de seus trabalhos em papel, produzidos entre 1977 e 1987.

Em 1989, ano emblemático da derrubada do Muro de Berlim e da consequente unificação alemã, Antonio Dias fixa residência em Colônia, centro econômico e cultural europeu, sede de importantes coleções de arte, públicas e privadas. Nesse mesmo ano, o Städtisches Museum Mülheim, na cidade de Mülheim an der Ruhr, organiza exposição com as novas pinturas do artista.

Permanecendo no universo da pintura, as obras no final da década de 1980 apresentam, entretanto, transformações significativas. Uma das mais evidentes é a adoção de dois ou três chassis, de formatos e cores independentes entre si, para a construção de uma única obra. Esse “todo” paradoxal, formado por partes desiguais, questiona a ideia de homogeneidade, unicidade e simetria, características usualmente associadas à ideia de obra de arte.

No início dos anos 1990, a incorporação da malaquita, minério de cor verde, a introdução de telas monocromáticas vermelhas, geralmente formando uma das partes dos trabalhos, e das manchas que parodiam um padrão de pele de onça aumentado, aportam nova visualidade aos trabalhos.

Ao longo da década, seu trabalho é objeto de diversas exposições antológicas. Em 1993 a Städtische Galerieim Lenbachhaus apresenta trabalhos realizados em 1970 e 1980. No ano seguinte, o Institut Mathildenhöhe em Darmstadt organiza Antonio Dias. Trabalhos/Arbeiten/Works 1967-1994, mostra panorâmica de cinquenta trabalhos, com curadoria de Klaus Wolbert. Em 1999, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, apresenta Antologia 1965-99, a mais abrangente exposição de sua obra até o presente, com curadoria de Jorge Molder e Paulo Herkenhoff.

Ainda nos anos 1990, Dias desenvolve algumas atividades didáticas, lecionando pintura, em 1992, na Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, em Salzsburgo, e, no ano seguinte, na Staatliche Akademie der Bildenden Künste, em Karlsruhe. Em 1997 é professor visitante no programa de pós-graduação nos Ateliers Arnhem, na Holanda.

Em setembro de 2000, comemorando 40 anos de carreira do artista, é inaugurada a mostra Antonio Dias. O país inventado no Museu de Arte Moderna da Bahia, primeira grande exposição panorâmica do artista no Brasil. Até 2002, a mostra será apresentada na Casa Andrade Muricy, em Curitiba, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Museu de Arte Moderna do Rio, no Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha, no Espaço Cultural Venâncio, em Brasília, no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza e no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, no Recife. Os catálogos produzidos apresentam diversos ensaios críticos sobre a obra de Dias,assinados por Sonia Salzstein, Moacir dos Anjos, Ligia Canongia e Elisa Byignton.

Por toda a década de 2000, realiza a série de trabalhos denominada Autonomias. As obras dessa série podem ser vistas como edições ou montagens, no sentido cinematográfico (como o crítico Paulo Sergio Duarte define a operação construtiva desses trabalhos) de diversas superfícies independentes e por vezes conflitantes, com suportes desiguais, mas que formam um todo de grande força plástica. Para o crítico A contundência plástica, a força do elemento estritamente pictórico que reside nessa expansão e multiplicação do “quadro”, não é mais um “quadro”, aquele que seria, afinal de contas, a pintura por excelência segundo a tradição. São vários em um só. E aspiram à totalidade. [10]

Em 2009, após vinte anos radicado em Colônia, Dias muda-se para o Rio de Janeiro, mantendo ainda sua residência em Milão. Nesse ano, o DarosMuseum em Zurique organiza Antonio Dias. Any where is my land, grande exposição do artista com obras das décadas de 1960 e 1970 pertencentes à Daros Latinamerica Collection e curadoria de Hans-Michael Herzog. A mostra é apresentada, no mesmo ano, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ainda em 2010 participa, entre outras mostras, da 29a Bienal Internacional de São Paulo, com O País inventado (1976) e apresenta, na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, a individual Sem pudor, com curadoria de Ligia Canongia. A exposição reúne trabalhos inéditos em vídeo e fotografia digital a partir de originais em polaroid, que retomam a questão do erotismo, presente desde a década de 1960 na obra do artista.

As pinturas realizadas na última década evidenciam um novo posicionamento de Dias em relação ao seu próprio trabalho. A introdução de cores como amarelo e púrpura, a contaminação das superfícies vermelhas pelo branco, assim como o uso despudorado do dourado, marcam o ingresso num território de cor até agora pouco explorado. Em suas palavras: Tenho experimentado muito. Tenho me dedicado, por exemplo, a explorar a cor, que nunca foi uma matéria minha. Algumas vezes não dá certo; em outras, fico feliz com o resultado. [11]

Em 2013, o aspecto experimental e o intimismo no trabalho do artista ganham destaque nas exposições Antonio Dias, Pinturas sobre cartões, na Galeria Celma Albuquerque, em Belo Horizonte, e Antonio Dias – aquarelas e colagens, na Múl.ti.plo Espaço de Arte, no Rio de Janeiro. Por ocasião da mostra em Minas Gerais é editado o texto Arquivo íntimo, de Elisa Byington. Para a exposição carioca, é publicado Para onde vai a libido, de Paulo Sergio Duarte.

Em 2014, as pinturas recentes são apresentadas na Galeria Nara Roesler, em São Paulo, e na exposição Antonio Dias – potência da Pintura, com curadoria de Paulo Sergio Duarte, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Além das montagens pictóricas, a última mostra também reúne alguns objetos, ou esculturas, que parecem desconectados da produção corrente do artista, como Seu marido, Duas torres e Satélites, todos de 2002.

Ao lado de outras instalações e objetos que irrompem em certos momentos na trajetória de Dias, como Kasa Kosovo Kasa(1996), esses trabalhos independentes, por assim dizer, são uma espécie de comentário ou declaração do artista sobre situações específicas, seja de natureza histórica, seja de cunho pessoal.

Longe de serem trabalhos panfletários, entretanto, essas obras reafirmam o sentido político presente em boa parte do trabalho do artista e reforçam a íntima conexão existente entre a arte e a vida, na obra de Antonio Dias.

Em 2015, o artista participa de diversas mostras internacionais que propõem releituras sobre a arte produzida nas décadas de 1960 e 1970, como The world goes pop, na Tate Modern, em Londres; Pop International, no Walker Art Center, em Minneapolis e Transmissions: Art in Eastern Europeand Latin America, organizada pelo Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York. Integra, ainda de Au Rendez-Vous des Amis, na Fondazione Alberto Burri, em Cittàdi Castello, evento comemorativo do centenário de nascimento do italiano Alberto Burri, que reúne, em exposição e seminários, artistas atuantes na Europa para discutir temas centrais da arte contemporânea.

No Rio de Janeiro, toma parte da mostra Made in Brazil, na Casa Daros, primeira exposição no país do acervo de arte brasileira da Daros Latino America Collection. Nesse mesmo espaço, lança Galáxias, projeto experimental concebido na década de 1970 com o poeta concretista Haroldo de Campos (1929-2003), realizado na forma de um estojo de fibra de vidro que contém, em cada exemplar, 32 objetos produzidos por Dias, agrupados em dez caixas de madeira. Na Galeria Nara Roesler, na mesma cidade, expõe seus trabalhos em papel produzidos no Nepal a partir de 1977. O crítico anglo-brasileiro Michael Asbury assina o texto The rule of the game, publicado na ocasião.

Trabalhos do artista da década de 1960 participam das exposições comemorativas do cinquentenário da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna e na Pinakotheke Cultural, também no Rio de Janeiro.

Em outubro, a galeria Multiarte, em Fortaleza, promove a mostra Antonio Dias, Desenhos 1960-2000, e lança catálogo com texto crítico Conta em aberto: O desenho antidisciplinar de Antonio Dias, de Sérgio B. Martins.


Notas

1 Antonio Dias. Entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Coleção Palavra do Artista. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999, p. 9-10
2 Ibid., p. 7
3 Antonio Dias. Depoimento por e-mail a Julie Belcove, junho de 2015.
4 Ferreira Gullar. Antonio Dias até hoje. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil. 31 de outubro de 1962.
5 Antonio Dias. Entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Op. cit.,p. 13
6 Restany, Pierre.Da torre de marfim à torre de Babel, catálogo da mostra Antonio Dias, Galeria Relevo, Rio de Janeiro, dezembro de 1964.
7 Rodrigo Murat. Antonio Carlos Fontoura. Espelho da Alma. São Paulo: Imprensa Oficial, 2008, p. 44.
8 Antonio Dias. Depoimento por e-mail a Julie Belcove, junho de 2015.
9 Antonio Dias. Entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Op. cit.,p. 37
10 Paulo Sergio Duarte. Antonio Dias. Potência da Pintura. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2014
11 Globo - Nani Rubim. Antonio Dias experimenta gestos e cores em sua pintura. Rio de Janeiro: Jornal O Globo , 19 de abril de 2014

Posted by Patricia Canetti at 12:15 PM